venerdì 20 settembre 2013

Namji, Nuchu, Gio'o, Hina Nagashi, the importance of “dolls” in ritual arts

Namji, Nuchu, Gio'o, Hina Nagashi, the importance of “dolls” in ritual arts

The history of dolls is centuries-old: made for ritual votive purposes, their traces have been found in the most ancient societies. Afterwards, they became ludic objects increasingly involved in mass distribution. Dolls have been made with various materials such as paper, cardboard, wood, porcelain, wool, and they have been crafted in all shapes and dimensions to make precious play “objects”. But a deeper, archetypical importance lies in the object “doll”, a value that goes beyond the mere pastime or home accessory. First, the doll (plush toy or baby doll, depending on the materials it is made of) is the more or less caricaturized image of the man; this direct bond causes an intrinsic relationship between the “toy” and its owner, a relationship made of exchange and interplay in which the user can imagine, express, and concretise all their anxieties, their doubts, their incoherence and their fears.
Dolls, therefore, can be seen with no further doubt as the mirror of society, of territory, its inhabitants and their tradition and rituality. This everlasting ritual link connects Central-Western Africa (Cameroun), Central America (St. Blas Islands, Panama coasts and internal Columbian woods), Southern Europe (Northern Tuscany area, Italy) and Eastern Asia (Japan), places where today survives a strong rituality connected to these traditions. In Africa, specifically in the Cameroun area, the Namji tribe creates wooden dolls embellished with beads, feathers, cloth and many other elements. Their final purpose is to be given to young girls, who will play with them and, at the same time, receive a propitiatory influence on their fertility. Girls give a name to such dolls, nourish them and take care of them, carrying them everywhere they go, creating an uninterrupted dialogue. This ritual contributes to prepare the young Namji woman to maternity.

Namji Doll Camerun


Namji Ritual Doll, Camerun

It is not by chance that I have mentioned my “Gio'o dolls” in this article, because they, like the Namji dolls, have a “propitiatory” function. The name of my creations comes from the word “gioco” (game in Italian) that in the dialect spoken in my area (Serravalle Pistoiese) becomes “gio'o” (the 'c' is silent). I chose this name because playing is an essential part of the human being, at any age. Playing is the easiest way to learn to relate to others and to the world around us. The ritual characteristic of “Gio'o dolls” does not lie in their final form, but in the act of creating them, which I perform as a real Mantra. I often feel lonely, but not the kind of physical loneliness of those who have nobody around them, rather an absolute loneliness that, in some cases, feels like a painful “interior emptiness”. This generates a sense of misery in me, which is the cause of my continuous need of human interaction; I fill this void with the creative ritual of “Gio'o dolls”. The holiness and the monotony of the actions, which start with choosing wood to create the doll and end with the final opera, coloured and decorated, are a sort of repetitive prayer that has the power to alleviate my pain. The doll I created, therefore, had the aim to protect me from the demon of loneliness and also became the keeper of the memory of its creation when, during all the stages of the process, I never felt lonely.

Gio'o Doll Filippo Biagioli

Filippo Biagioli Gio'o Doll, Italy (Serravalle P.se)

Gio'o Doll Filippo Biagioli Arte Tribale Contemporanea

Filippo Biagioli Gio'o Doll, Italy (Serravalle P.se)

 Gio'o Doll Filippo Biagioli European Ritual Art

Filippo Biagioli Gio'o Doll, Italy (Serravalle P.se)

Gio'o Doll Filippo Biagioli European Tribal Art

Gio'o Doll Filippo Biagioli European Tribal Art

The protective and curative side of the process is even more evident in the Central American area, where the Kuna (Cuna) people, about 20000 individuals living between St Blas Islands and Colombian forests, makes some “Spirit dolls” called Nuchu. They are made with wood and their appearance can range from being simple and instinctive to more detailed and elaborated. What stimulates my curiosity about Nuchu dolls is that they are not crafted by a single person in charge of this work, but by two entities, as if the creation of a ritual object (a doll, in this case) was a process of enrichment through “passing down” a tradition within a tribe, instead of being a single work of the shaman (curandero, tribal doctor or whatever other name we want to give to the spiritual and curative leader of the tribal society). The first step in the crafting process is made by the woodcarver, who decides the shape of the doll according to their ability, then the doll is given to the local doctor who has the power of inserting a “spirit” into it. The spirit that will find a home in it will always be a positive, good natured one, will never be negative, dangerous or evil to other people because the ritual value of these dolls lies in the protection of their owner's health. In fact, it is a popular belief that “bad” or “evil spirits” often get into the body of an ill person to make their recovering harder. Nuchu dolls are created to prevent these events.

 Kuna Doll Cuna Panama 01

Kuna Nuchu Doll, Isole San Blas

Kuna Doll Cuna Panama 02 isole San Blas

Kuna Nuchu Doll, Isole San Blas

Kuna Doll Cuna Panama Isole San Blas

Kuna Doll Cuna Panama Isole San Blas

Great importance is given to evil spirits and health in the ancient ritual of Hina Nagashi, which is performed in Japan during Hina Matsuri (Festival of Dolls). It is a popular belief that these bidimensional dolls (but the traditions vary from region to region) , made of wood or hay, can attract and trap inside themselves evil spirits and the ilnessess of young women; therefore, during the days of the Festival, it is a tradition to lay these dolls on watercourses so that the flow can take them away, along with ilnesses and evil spirits hoarded during the year.

 Hina Nagashi Japan Hinamatsuri

Hina Nagashi ( 雛祭り) ( 雛流し ), Japan

Hina Nagashi Japan 02

Hina Nagashi ( 雛祭り) ( 雛流し ), Japan

Hina Nagashi Japan copia

流しびな 提供 Hina Nagashi Japan Hinamatsuri

The purpose of the ritual connected to the handcrafting of the doll changes, as we have seen, from zone to zone. The common trait of ritual importance uniting the various areas is to be found in the consideration and collocation of this image of a human figure between Mankind, the people who actually lives and walks on Earth, and an Superior Spirit. The latter, housed in the doll, becomes a concrete and familiar element, a sort of protector or guardian for its owner to the point of creating an unbreakable link of mutual enrichment between the doll and the person who possesses it.

I would like to thank the Japanese Institute of CultureShimogamo-jinja.or.jpMAP Museo Arti Primarie - Primary Art Collection C. Felici - Daisy TrioloAlice Borchi.

Filippo Biagioli
contemporary tribal art artist


Namji, Nuchu, Gio'o, Hina Nagashi, l'importanza delle “bambole” nelle arti rituali

Namji, Nuchu, Gio'o, Hina Nagashi, l'importanza delle “bambole” nelle arti rituali

Lunga secoli è la storia delle bambole. Realizzate a scopo votivo rituale, se ne trovano traccia nelle più antiche civiltà. Successivamente esse sono divenute oggetto ludico, per una sempre più diffusione di massa. Le bambole sono state costruite utilizzando i materiali più vari, come per esempio carta, cartone, legno, porcellana, lana e le più varie forme e dimensioni, il tutto teso a realizzare questi preziosi “oggetti” di svago. Ma c'è un'importanza più profonda e archetipica che avvolge l'oggetto “bambola”, un valore che supera il mero passatempo o l'essere semplicemente un oggetto di arredamento. Innanzitutto la bambola (pupazzo o bambolotto, a seconda dei materiali con cui è creata) è la raffigurazione più o meno caricaturale dell'uomo, un legame diretto questo che fa innescare un rapporto intrinseco tra i due, quindi tra il “giocattolo” e il suo proprietario, fatto da un gioco di scambi e relazioni, nel quale il fruitore può immaginare, manifestare e concretizzare tutte le sue ansie, i suoi dubbi, le incoerenze e le paure.

Le bambole dunque, si collocano di diritto come uno specchio della società, del territorio, dei suoi abitanti e della loro tradizione e ritualità. Questo filo indissolubile e rituale connette l'Africa centro – occidentale (Camerun), l'America centrale (Isole San Blas, coste Panama e interno foreste della Colombia), l'Europa del sud (Italia, area nord Toscana) e l'Asia orientale (Giappone), luoghi dove oggi vive una forte ritualità legata a queste raffigurazioni. In Africa nell'area camerunese la tribù Namji realizza in legno bambole che poi verranno arricchite con perline, piume, stoffa e molti altri elementi. Il loro scopo ultimo è essere destinate alle bambine, le quali potranno giocarci e contemporaneamente ricevere da esse un influsso propiziatorio riguardante la fertilità. Tali bambole vengono battezzate con un nome, vengono nutrite e curate dalle bambine che le portano sempre con loro, creandone un dialogo ininterrotto. Tutto questo rito contribuisce a preparare la giovanissima donna Namji alla futura maternità.

Namji Doll Camerun

Namji Ritual Doll, Camerun

Non a caso ho inserito le mie “Gio'o doll” in questo articolo, perché anch'esse, come le bambole Namji. servono per “propiziare”. Il nome delle mie creazioni deriva dalla parola “gioco” che nel dialetto della mia zona (Serravalle Pistoiese) diventa “gio'o” (con la “c” aspirata). Ho scelto questo nome perché il gioco, è da sempre parte integrante dell'essere umano in qualsiasi fascia d'età. Giocare è la maniera più facile per apprendere e per imparare a relazionarsi con gli altri e il mondo che ci circonda. Le bambole sono perfette per questo scopo. L'aspetto rituale delle “Gio'o doll” non è nell'atto finale della figura compiuta, ma è nell'atto della creazione che io eseguo al pari di un vero e proprio Mantra. Mi sento molto spesso solo, ma non una solitudine fisica di chi non ha nessuno intorno a sé, piuttosto una solitudine assoluta che per certi frangenti assume quasi l'aspetto di un doloroso “vuoto interiore”. Ciò mi crea sofferenza che fa nascere il mio continuo bisogno di calore umano. Tutto ciò lo colmo con il rituale creativo delle “Gio'o doll”. La sacralità e i gesti ripetitivi che partono con lo scegliere il legno con cui verrà realizzata la bambola, fino a divenire opera compiuta colorata e decorata, è una sorta di preghiera ripetitiva la quale ha il dono di placare il mio star male. La bambola da me realizzata ha avuto, quindi, la funzione di proteggermi dal demone della solitudine e diventa inoltre la custode del ricordo legato alla sua realizzazione, in cui durante tutte le tappe del processo non mi sono sentito solo.

Gio'o Doll Filippo Biagioli

Filippo Biagioli Gio'o Doll, Italy (Serravalle P.se)

Gio'o Doll Filippo Biagioli Arte Tribale Contemporanea

Filippo Biagioli Gio'o Doll, Italy (Serravalle P.se)

Gio'o Doll Filippo Biagioli European Ritual Art

Filippo Biagioli Gio'o Doll, Italy (Serravalle P.se)

Gio'o Doll Filippo Biagioli European Tribal Art

Filippo Biagioli Gio'o Doll, Italy (Serravalle P.se)

L'aspetto protettivo e curativo si accentua ancor di più nell'area centro americana, dove il popolo Kuna (Cuna), circa ventimila persone viventi tra le isole San Blas e l'interno delle foreste colombiane, realizza delle “Spirit doll” chiamate Nuchu. Sono costruite in legno e possono spaziare da un aspetto esteriore più semplice e istintivo fino ad uno particolareggiato e più elaborato. Mi suscita curiosità come le “Nuchu Doll” non siano realizzate da una sola persona predisposta a ciò, ma da due entità, come se la creazione di un oggetto rituale (la bambola in questo caso) sia un percorso di arricchimento tramite passa-mano all'interno di una tribù, anziché il risultato di una singola lavorazione dello sciamano (curandero, medico di medicina tribale o qualsiasi altro nome con cui vogliamo definire la guida spirituale e curativa della società tribale). Il primo passo nel cammino realizzativo viene fatto dall'intagliatore che ne decide la forma in base alle proprie abilità, dopo di che la bambola scolpita passa al medico di zona, che ha il compito di introdurre uno “spirito” in queste figure. Lo spirito che troverà casa dentro di esse è sempre positivo, tendente al bene, non sarà assolutamente negativo, maligno o nocivo per le altre persone, poiché il valore rituale di queste bambole in legno si trova proprio nella protezione della salute del suo proprietario. E' credenza popolare infatti, che gli “spiriti cattivi” o “maligni” entrino nel corpo della persona malata per ostacolarne la guarigione. Le bambole Nuchu servono ad impedire che tutto ciò, avvenga.

Kuna Doll Cuna Panama 01

Kuna Nuchu Doll, Isole San Blas

Kuna Doll Cuna Panama 02 isole San Blas

Kuna Nuchu Doll, Isole San Blas

Kuna Doll Cuna Panama Isole San Blas

Kuna Doll Cuna Panama Isole San Blas

Grande importanza agli spiriti malvagi e alla salute è data dall'antico rituale dello Hina Nagashi eseguito in Giappone durante lo Hina Matsuri (Festa delle Bambole). Credenza vuole che queste bambole di carta o paglia, in due dimensioni (ma le usanze variano talvolta da regione a regione), possano attrarre e trattenere gli spiriti maligni e le malattie delle giovani donne, perciò nella giornata della Festa, c'è l'usanza di posare tali bambole lungo un corso d'acqua in modo che la corrente porti via la bambola e con essa le malattie e gli spiriti maligni accumulati durante tutto l'anno.

Hina Nagashi Japan Hinamatsuri

Hina Nagashi ( 雛祭り) ( 雛流し ), Japan

Hina Nagashi Japan 02

Hina Nagashi ( 雛祭り) ( 雛流し ), Japan

Hina Nagashi Japan copia

流しびな 提供 Hina Nagashi Japan Hinamatsuri

Lo scopo del rituale legato alla raffigurazione della bambola cambia, come abbiamo visto, da zona a zona. Il carattere di unione che lega l'importanza rituale delle varie zone però viene ritrovato nella effettiva considerazione e collocazione di questa raffigurazione umana a cavallo tra l'Umanità, il popolo che concretamente vive e calpesta la terra, e uno Spirito Superiore, tanto che quest'ultimo, trovando casa nella bambola, diventa un elemento concreto e familiare, una sorta di protettore, guardiano per chi la possiede, fino a creare così tra il proprietario e la bambola un legame indissolubile di arricchimento reciproco.

Un particolare ringraziamento a: Istituto Giapponese di CulturaShimogamo-jinja.or.jpMAP Museo Arti Primarie - C Collezione Arte Primaria C. Felici - Daisy TrioloAlice Borchi.

Filippo Biagioli
artista arte tribale europea


sabato 1 giugno 2013

La favola della materia contro la sabbia della maniera


FOTO: MAP Museo Arti Primarie (sede Vendone)- Sala tessuti.

La favola della materia contro la sabbia della maniera.

Intorno a questa bella frase di Chistian Dotremont, tra i fondatori dell'Internazionale Situazionista nata a Cosio d'Arroscia nel 1957 , Giuliano Arnaldi raccoglie per la Fondazione Tribaleglobale un nutrito e qualificato gruppo di artisti di fama internazionale in occasione della presentazione dei nuovi spazi espositivi della Fondazione a Vendone, il borgo ligure in prossimità di Albenga che ha fatto dell'arte uno dei suoi punti di forza.

Dal 23 giugno al 30 luglio in località Vallone 2 a Vendone, Tommaso Cascella, Bruno Ceccobelli, Gianni Dessì, Beppe Friscia, Giuseppe Gallo , Enzo L'Acqua, Graziano Marini, Juan Segura presenteranno opere in ceramica, metalli ed altri materiali posizionate in modo da creare un dialogo immediato con le opere di Arte Primaria della collezione permanente del MAP, il Museo della Fondazione Tribaleglobale: terrecotte, tessuti, metalli, maschere e sculture in legno provenienti dai diversi continenti e da epoche diverse, dal Neolitico al Novecento.


Sabato 22 giugno alle ore 17 presentazione della mostra e del catalogo, curato da Tino Bonanno.


Nella stessa giornata, alle ore 11, presentazione degli

IN/SETTARI

sette sculture di Filippo Biagioli destinate a diventare le case di piante, farfalle e altri esseri viventi che abitano il Giardino dell'Arte di Vendone.

Info e contatti sul sito
www.tribaleglobale.info















mercoledì 29 maggio 2013

Nasce il Museo sul territorio delle opere di Filippo Biagioli (Il sentimento umano dell’arte primaria)

Museo sul territorio delle opere di Filippo Biagioli
Vendone (SV)
Nasce il Museo sul territorio delle opere di Filippo Biagioli (Il sentimento umano dell’arte primaria) con preghiera di diffusione e condivisione

Dall’esperienza diretta con il MAP Museo Arti Primarie e la conoscenza di altre realtà presenti sul nostro territorio nazionale promosse da comuni, enti, associazioni, è nato il mio desiderio e bisogno di censire, localizzare e sviluppare questo progetto chiamato: Museo sul territorio delle opere di Filippo Biagioli. Di fatto sono spazi di terreno o murali, che musei, enti pubblici, o privati scelgono per aderire alla proposta e utilizzati per realizzare installazioni di mie opere d’arte. La rete di connessioni dei luoghi toccati dall’iniziativa sarà autofinanziata tramite un bookshop aperto sul sito e opportunamente documentata: troveranno spazio sul mio blog www.filippobiagioli.com mappe interattive scaricabili su ogni tipo di dispositivo informatico. Ciò riuscirà a proporre un’informazione esaustiva del suolo toccato dalle opere, sia sotto il profilo artistico relativo alle installazioni, sia sotto l’aspetto turistico del comune in cui sorge. Ma presentare questo progetto ha per me un aspetto ancor più profondo rispetto alla semplice installazione delle opere come se fossero in mostra in qualche sala espositiva; è la possibilità di comunicare con il mondo, con le persone che ne vogliono far parte in maniera attiva e che desiderano fermarsi a riflettere, pensare a riappropriarsi del territorio in cui esse vivono. Con la concretizzazione di questa idea posso affermare alcuni concetti per me importantissimi. Innanzitutto “tornare” al territorio come “valore reale”, fondamentale patrimonio per l’uomo e la sua crescita interiore, poiché esso è il “suolo materno” con cui condividiamo la nostra nascita, cresciamo apprendendone la cultura gli usi e costumi, ci arricchiamo interiormente delle esperienze dei nostri avi, tramandate dalla nostra famiglia. A tutti gli effetti, il crollo odierno della fiducia verso le istituzioni pubbliche e verso le strutture sociali e religiose fino ad adesso insegnate, la frammentazione dei nuclei e il logorio dei rapporti inter-personali causati dallo scorrere frenetico della società attuale stanno trasformando l’insieme di persone che convivono sotto lo stesso tetto da “famiglia, gruppo di persone legate tra loro da rapporti di parentela ” in micro-tribù contemporanee, in cui il gruppo ha una sua caratteristica comune, sia essa culturale e linguistica (si pensi ai dialetti), e dove in zone rurali ritorna a “vivere e coltivare” il territorio per la sua sopravvivenza.
Maschera analphabetica presso Palazzo Imperiale, Genova
Museo sul territorio delle opere di Filippo Biagioli
Sempre in questo momento storico di grandi trasformazioni, l’arte è spesso rilegata a “cultura di investimento” per cui si sente sempre più parlare di “investimenti in arte”. Ma ciò è sbagliato in quanto la vera ricchezza è “investire in cultura” così da riportare alla luce quel patrimonio di tradizioni, leggende, riti, credenze, insegnamenti che possono riuscire a renderci liberi dalla dipendenza di un sistema socio politico che ci vuole schiavi, consumatori e non-pensanti. Investire in cultura può farci comprendere a fondo il nucleo familiare da cui proveniamo, la natura, gli animali, il prossimo. Tutto questo è un bagaglio di esperienze che ci aiuta ad aprire la nostra mente in ogni direzione. E’ questo insieme di esperienze che origina il diritto a “…fare memoria per fare futuro, cit. dalla Presentazione MAP Museo Arti Primarie” dove la volontà di far sopravvivere i ricordi alla tirannia del tempo è quasi un dovere per le generazioni che intendono tramandare ai futuri discendenti un’educazione culturale composta dai propri errori, storie di vita, insegnamenti, culti, ecc. in modo tale che proprio a loro sia data la possibilità di usufruire di questa importante eredità. Ho sempre abbinato questo pensiero ad una frase dettami da un’amica studentessa universitaria: “Io ti vedo tipo un concentrato di popolazioni estinte! Non è che ti vedo un essere umano singolo!” la quale rende bene l’idea di come ancora sia possibile la percezione della “memoria archetipica” anche dentro un cittadino europeo, fin qui visto solo come figlio di una “cultura occidentale”. Questo progetto invece è anche una dichiarazione di esistenza dell’arte rituale europea (arte tribale europea, se consideriamo il singolo o l’insieme di persone che compiono un rito e/o la lenta trasformazione della famiglia). Come artista di arte tribale, mi trovo a vivere le radici del mio territorio, ciò che esso mi racconta e che mi trasmette. Che sia l’acqua del fiume, le fabbriche di metallo, o la terra calpestata dagli animali, tutto ciò è una miniera a cielo aperto per ricavare materiali vari che mi consentono di concretizzare e raffigurare tramite statuine votive tutte quelle “presenze” che “sento” vicino a me come gli “spiriti” del bosco, dell’acqua, del vento, delle piante. Proprio per questo nonostante l’industrializzazione, il consumo di suolo, la perdita apparente di archetipi di tutti quello che mi circonda, io continuo la mia vita in simbiosi con quella che è la mia arte, il mio modo di vivere che si concretizza tramite la mia meditazione sul fiume, i miei reliquiari che contengono frammenti di animali, le mie pitture. Nonostante l’Europa venga vista dall’esterno industrializzata e conti per la maggior parte fedeli di una sola religione, essa trattiene in sé il germe dell’arte tribale europea che non si può negare in quanto significherebbe in realtà e senza dubbio negare tutto ciò che muove l’arte primaria in generale, sia essa africana, oceanica, himalayana ecc. e nello stesso qual modo negare i manufatti rituali contemporanei africani come valore culturale, o di ogni altra cultura; significherebbe dichiarare indirettamente che l’arte tribale o primaria non esiste (quando invece è universalmente presente), poiché è proprio nell’archetipo, nel ricordo degli antenati, nella raffigurazione di qualcosa che non si riesce a vedere ma solo a percepire o comprendere, nel rapporto con la natura, che essa nasce, si sviluppa e resta immortale e universale nel tempo.

Per l’importante aiuto ricevuto nella realizzazione del progetto vorrei ringraziare di cuore: Alice Borchi e Yumi Sano per le traduzioni, Daisy Triolo per la revisione dei testi.



Plastica analphabetica Filippo Biagioli

The new local Museum of the works by Filippo Biagioli (The human feeling of primary art) please share this information 

Thanks to the experience with MAP, the Primary Arts Museum and the knowledge of other realities in our national territory promoted by municipalities, corporations, associations, I developed the desire and need to assess, locate and develop this project called: Local Museum of the works by Filippo Biagioli. Actually these are spaces on the ground or walls, that museums, government agencies, or private individuals select to participate to the proposal and that are used to create the installations for my works of art. The network of connections of the places touched by the initiative will be self-financed through a bookshop on site and suitably recorded: they will appear on my blog www.filippobiagioli.com on interactive maps that are downloadable on any type of computing device. This will offer comprehensive information of the ground involved by the works, both in terms of its artistic installations, and from the point of view of tourism in the municipality in which it is situated. But presenting this project has an even more profound meaning to me than the simple installation of the works as if they were on display in some exhibition hall; it is the ability to communicate with the world, with people who want to actively join in and that wish to stop and think, about reclaiming the area where they live. With the implementation of this idea I can talk about some very important concepts to me. First of all “returning” to the territory as an “actual value“, a fundamental asset to man and his inner growth, since it is the “mother land” with whom we share our birth, we grow learning its culture and customs, we enrich our lives from the experiences of our ancestors, handed down from our family. In effect, the collapse of today’s trust toward public institutions and to the social and religious structures until now taught, the fragmentation of nuclei and the wearing of interpersonal relationships caused by the flow of today’s fast-paced society are transforming the group of people living under the same roof from a “family, group of people bound together by kinship” into contemporary micro-tribes, in which the group has a common feature, be it cultural and linguistic diversity (think of dialects), and where in rural areas it returns to “live and cultivate” the land to survive. Also in this time of great transformation, art is often bound to an “investment culture” son on more and more hears of “investing in art”. But this is wrong because the real wealth lies in “investing in culture” so as to bring to light the heritage of traditions, legends, rituals, beliefs, teachings that may be able to set us free from the addiction of a socio-political system that wants us to be slaves, consumers and non-thinkers. Investing in culture can make us deeply understand the family we come from, nature, animals, and our neighbours. All this is a wealth of experience that helps us to open our minds in every direction. It is this set of experiences that gives rise to the right to “Remember … to make the future, quoted from the MAP Primary Arts Museum Presentation” where the will to keep the memories alive against the tyranny of time is almost a duty for the generations who wish to pass on to future descendants a cultural education made from their mistakes, life stories, teachings, cults, etc.. in such a way that they are given the opportunity to take advantage of this important legacy. I always linked this thought to a phrase that a fellow university student once told me: “I see you as a sort of concentration of extinct populations! I cannot see you as a single human being!” which gives a good idea of ​​how the perception of the “archetypal memory” is still possible, even for a European citizen, so far only seen as the son of a “western culture”. This project is in fact also a declaration of existence of the European ritualistic art (European tribal art, if we consider the individual or group of people who perform a ritual and / or the slow transformation of the family). As an artist of tribal art, I find myself living the roots of my territory, what it tells and that conveys to me. It could be the water of the river, metal factories, or the land trampled by animals, this is an open pit mine to extract various materials that allow me to create and personify through votive figurines all those “appearances” and “I feel” close to me like the “spirits” of the forest, of water, wind and plants. Precisely for this reason despite the industrialisation, land use, the apparent loss of archetypes of all that surrounds me, I keep my life in harmony with what is my art, my way of life that is expressed through meditation on the river, my reliquaries that contain fragments of animals, my paintings. Although Europe is seen from the outside as industrialised and accounts mostly followers of one religion, it holds within it the seeds of European tribal art that can not be denied as it would in reality and no doubt mean denying everything the primary art in general moves, be it African, Oceanic, Himalayan etc. and in the same way deny what the ritual artefacts as contemporary African cultural value, or any other culture would declare that tribal or indirectly primary art does not exist (when it is universally present), since it is precisely in the archetype, in the memory of ancestors, in the depiction of something that you can not see but only to perceive or understand, in the relationship with nature, that it is born, grows and remains immortal and universal in time.

For the important help received in the project I would like to thank: Alice Borchi and Yumi Sano for translations, Daisy Triolo for the editing of the scripts.




Museo sul territorio delle opere di Filippo Biagioli
La Crosa, Vnedone (SV)
Naissance du Musée sur le territoire des œuvres de Filippo Biagioli (Le sentiment humain de l’art primaire) avec demande de diffusion et de partage  

Fort de mon expérience directe avec le MAP Musée des Arts Premiers et de la connaissance d’autres réalités présentes sur notre territoire national promues par les municipalités, les entreprises, les associations, j’ai eu envie et besoin et d’évaluer, de localiser et de développer ce projet intitulé : Musée sur le territoire des œuvres de Filippo Biagioli. En fait, il y a des espaces sur le sol ou sur les murs que les musées, les agences gouvernementales ou des particuliers choisissent pour adhérer à la proposition et utilisent pour réaliser des installations de mes œuvres d’art. Le réseau des connexions des lieux concernés par l’initiative sera autofinancé par une librairie ouverte sur le site et bien fournie : rendez-vous sur mon blog www.filippobiagioli.com pour des cartes interactives téléchargeables sur n’importe quel type de dispositif informatique. Vous obtiendrez ainsi des informations complètes sur le sol concerné par les travaux, tant au niveau du profil artistique de ses installations que de l’aspect touristique de la municipalité concernée. Mais présenter ce projet a moi à un aspect encore plus profond que la simple installation des œuvres comme si elles étaient exposées dans un hall d’exposition quelconque ; c’est la capacité à communiquer avec le monde, avec des gens qui veulent en faire partie de façon active et qui souhaitent s’arrêter pour réfléchir, pour se réapproprier le territoire dans lequel ils vivent. Avec la concrétisation de cette idée, je peux affirmer des concepts très importants pour moi. Tout d’abord « revenir » au territoire d’abord comme « valeur réelle », patrimoine fondamental de l’homme et sa croissance interne, puisque c’est la” mère patrie “avec laquelle nous partageons notre naissance, nous grandissons en apprenant la culture et les coutumes, nous nous enrichissons intérieurement des expériences de nos ancêtres, transmises par notre
Museo sul territorio delle opere di Filippo Biagioli
Vendone (SV)
famille. En effet, l’effondrement actuel de la confiance dans les institutions publiques et dans les structures sociales et religieuses jusqu’à maintenant enseignées, la fragmentation des noyaux et l’usure des relations interpersonnelles causées par l’évolution rapide de la société actuelle sont en train de faire passer l’ensemble les personnes vivant sous le même toit du statut « famille, groupe de gens unis par la parenté » en tribus micro-contemporain dans lesquelles le groupe a une caractéristique commune, que ce soit la diversité culturelle et linguistique (ex. dialectes) et qui qui revient « vivre et cultiver » la terre pour sa survie. Dans cette période de grandes transformations également, l’art est souvent lié à la “culture de l’investissement” concernant laquelle on entend parler de plus en plus « d’investissements dans l’art ». Mais c’est faux parce que la vraie richesse est « investir dans la culture” afin de mettre en lumière ce patrimoine de traditions, de légendes, de rites, de croyances, d’enseignements qui peuvent être capables de nous libérer de la dépendance d’un système socio-politique qui fait de nous des esclaves, des consommateurs et des non penseurs. Investir dans la culture peut nous faire comprendre à fond la famille d’où nous provenons, la nature, les animaux, notre prochain : Tout cela est un bagage d’expériences qui nous aide à ouvrir notre esprit dans tous les sens. C’est de cet ensemble d’expériences d’où provient le droit à « …faire mémoire pour faire le futur », cit. Présentation MAP Musée des Arts Premiers” où la volonté de faire survivre les souvenirs de la tyrannie du temps est presque un devoir pour les générations qui souhaitent transmettre aux descendants une éducation culturelle faite de leurs erreurs, des histoires de vie, des enseignements, des cultes, etc. pour leur permettre de profiter de cet héritage important. J’ai toujours associé cette pensée à une phrase que m’avait dite une amie étudiante à l’université : « Je te vois type un concentré de population disparues ! Ce n’est pas que je te vois comme un être humain unique ! » ce qui donne une bonne idée de la façon dont il est encore possible de percevoir la « mémoire archétype », même pour un citoyen européen, vu jusqu’alors que comme le fils d’une “culture occidentale”. Ce projet au contraire est également une déclaration d’existence de l’art rituel européen (art tribal européen, si l’on considère l’individu ou le groupe de personnes qui effectuent un rituel et/ou la lente transformation de la famille). En tant qu’artiste d’art tribal, je retrouve les racines de mon territoire, ce qu’il me dit et ce qu’il me transmet. Qu’il s’agisse de l’eau de la rivière, des usines à métaux ou de la terre piétinée par les animaux, c’est une mine à ciel ouvert pour extraire divers matériaux qui me permettent de concrétiser et de fabriquer des statuettes votives représentant toutes ces « présences » que je « sens » proches de moi comme les « esprits » de la forêt, de l’eau, du vent, des plantes. C’est précisément pour cette raison, malgré l’industrialisation, l’utilisation des terres, la perte apparente des archétypes de tout ce qui m’entoure, que je continue ma vie en harmonie avec ce qui est mon art, ma façon de vivre qui s’exprime à travers ma méditation sur le fleuve, mes reliquaires qui contiennent des fragments d’animaux, de mes peintures. Malgré le fait que l’Europe soit perçue de l’extérieur comme étant industrialisée et compte essentiellement des fidèles d’une seule religion, elle possède en elle les germes de l’art tribal européen qui ne peut être nié car cela reviendrait à nier irrévocablement tout ce qui touche à l’art primaire en général, qu’il soit africain, océanique, himalayen, etc. comme valeur culturelle africaine contemporaine ou de toute autre culture ; cela signifierait déclarer indirectement que l’art tribal ou primaire n’existe pas (lorsque au contraire il est universellement présent), puisque c’est précisément dans l’archétype, en mémoire des ancêtres, dans la représentation de quelque chose que vous ne pouvez pas voir, mais seulement à percevoir ou à comprendre, dans la relation avec la nature, qu’il naît, grandit et reste immortel et universel dans le temps.

Pour leur contribution importante au projet, je tiens à remercier sincèrement : Alice Borchi et Yumi Sano pour les traductions, Daisy Triolo pour la révision des textes.

martedì 5 marzo 2013

Adigraf ! Mostra personale di Filippo Biagioli a Nroom Artspace in Tokyo

Adigraf! Questo è il titolo della mostra personale di Filippo Biagioli che inizierà il 16 Marzo 2013 a Tokyo, presso il Nroom Artspace e si snoderà in un percorso espositivo che comprenderà i quattro week-end seguenti. La galleria giapponese che per il secondo anno presenta l'opera dell'artista italiano, si dedica in questa mostra ad approfondire l'aspetto “grafico e signico” di Biagioli. Saranno esposte 13 adigrafie (tecnica di riproduzione con lastra di gomma scavata) realizzate nell'anno 2012, con inchiostro nero, in tiratura di 9 esemplari. Inoltre saranno si potranno ammirare 13 tecniche miste realizzate con un esemplare di ogni soggetto adigrafico. “Apprezzo molto la tecnica dell' adigraf, si sposa bene con il mio stile di disegno. Trovo che il contrasto tra il nero dell'inchiostro e lo sfondo della carta, faccia risaltare molto bene i miei soggetti dal tratto, a volte, spigoloso” dice Filippo Biagioli. La mostra personale, terminerà il 6 Aprile 2013. Dopo di che le opere rimarranno, in permanenza, presso la galleria. Nroom artspace 4-35-13 minami-oizumi nerima-ku Tokyo,1780064, JAPAN tel/fax +81-(0)3-5935-9678 http://nroom-artspace.com info@nroom-artspace.com www.filippobiagioli.com

Adigraf ! Solo show of Filippo Biagioli in Nroom Artspace Tokyo

Adigraf ! Adigraf! This is the title of the personal exhibition of Filippo Biagioli which is going to begin on 16th March 2013 at Nroom Art Space in Tokyo and, creating an artistic path, will continue for the four following weekends. The Japanese gallery, that for the second year is presenting the work of the Italian artist, this time will dedicate its time to deepen the “graphic and symbolic” side of Biagioli’s art. Thirteen adigraf printings (a technique of reproduction by cutting into a soft rubbery sheet), made with black ink in nine copies each in 2012, will be exhibited. Moreover, it will be possible to see thirteen mixed media works made with a copy of each adigraf print. “I really appreciate the adigraf technique, it suits my drawing style very well. I think that the contrast between the black ink and the white paper makes my subjects stand out, as they sometimes have pointy traits”, says Filippo Biagioli. The personal exhibition will end on 6th April 2013, and then the works will be kept permanently in the gallery. Nroom artspace 4-35-13 minami-oizumi nerima-ku Tokyo,1780064, JAPAN tel/fax +81-(0)3-5935-9678 http://nroom-artspace.com info@nroom-artspace.com www.filippobiagioli.com

Adigraf ! 2013年3月16日より東京のNroom Artspaceで始まるFilippo Biagioli

Adigraf ! Adigraf!これは、2013年3月16日より東京のNroom Artspaceで始まるFilippo Biagioli(フィッリッポ・ビアジョッリ)の個展のタイトルです。4週末に渡る解説的なアートの道のりを展開します。 イタリア人アーティストの作品を展示して2年目の日本のギャラリーでは、今回の展覧会で、ビアジョリの「グラフィックと象徴」の面にスポットを当てました。2012年の作品である黒インクを使い9つの原版で印刷された13のアディグラフ(図案が彫られたゴム版を使って表現するテクニック)作品が展示されます。さらに、あらゆるアディグラフのテーマを1つの原版を用いて表現した13の混合テクニックを見ることが出来ます。 「私の描画スタイルとアディグラフのテクニックは非常にマッチし、とても気に入っています。黒いインクと紙の背景のコントラストは、時々、荒々しくも私の作品のテーマをとてもよく際立たせています。」とフィッリッポ・ビアジョッリは語っています。 Nroom artspace 178-0064 東京都練馬区南大泉4-35-13 tel/fax 03-5935-9678 http://nroom-artspace.com info●nroom-artspace.com(●を@に変えてください) www.filippobiagioli.com

African art and its importance in contemporary ritual arts

African art and its importance in contemporary ritual arts I could talk about African art quoting names, ethnic groups, more or less known and explored zones because today, thanks to texts, witnesses, videos and photos, it seems possible, to whom may be interested in this topic, to grasp its every little nuance. The magic miracle that happens every single time, instead, is to discover that perhaps there is some other little sign, some little mystery, that awaits to be discovered or interpreted. The simple and universal language, that those very pieces of tribal art have taught me, can paradoxically be found in their complex forms... It is not by chance that during the history of modern Western art painters and sculptors have been fascinated by tribal art. Matisse, Matta, Gauguin, Picasso, Braque, Brancusi, Moore, Lam have drawn inspiration, innovation and artistic lymph by those plastic and archetypical figures, so alive in their ancestral lure and spirituality. However, this is not the characteristic I want to discuss, because it is undeniable how it has intensely entered the art of great artists, in such a way that some of them got inspired by it to reach their final style. What interests me is that this tribal art has been fundamental for the spiritual growth of those who still do ritual art outside of the African continent living their everyday life and also of those who are enthusiast collectors of said art. Masks, sculptures, common objects must have a dialogue, a relationship, even in an unconscious way, with said people. In fact, these objects are in their motherland an extension of the territory, the important centre of a social life which is the cornerstone of the very community; they are, at the same time, children and mothers of the same culture they live in. The one who owns an ancestral, archetypical statue, or “spirit”, is inevitably influenced by it, "especially in our contemporary era, where the intimate and "romantic" side of things is left behind, giving more importance to the material and "materialistic" one. Our culture is based on speed, on the rationalization and the optimization of spaces and time. And it is here that the intrinsic message of the African, Oceanic (or from other tribal regions) piece of art appears and becomes very clear, emanating a will to go back to our origins, to man, to our instinctive and animal side, which is fundamental to life and living; true “Freedom”, if we want to use a wider term. I am very sensitive to the magical influence emanating from these artifacts and to the link that connects African art to the modern ritual one. To someone, ritual art is a kind of art which is useful to get in contact with ourselves through the “rite”, to others it is only fundamental that there is an “object” capable to make for a connection to that dream­like dimension inside of ourselves that we would often need to contact. I think that the spiritual dimension, when correctly in balance with the material one, is the basis for a serene life and I pursue it within my society, with nor effort nor shame, making my life of the rite. We can metaphorically find this representation in the magic love rituals, where two conveniently sacred statuettes are bound together to wish for the future union of the two individuals, but also the union of the two parts of the same person (body and spirit), without which that very person could not survive. Personally, I would like to underline how the African “fetishes” have transmitted me the taste for a “form” of expression, the tapa of Fiji Islands or Asafo flags have given me the idea of signs to create an alphabet of my own, an almost cryptic one, fit for an esoteric idea which is the main way to deepen the knowledge of ourselves. The beauty hidden in these tribal arts is the teaching of Mother Earth, which takes us to Nature. It would be absurd that contemporary ritual art completely copied that tribal artistic manifestation, because the cultural and territorial episteme it moves in is very different from the African one but, without its fundamental contribution, we would not have contemporary rituality. My fetish, for example, is the result of such teachings, but it was created in an artistic blend between me and the daily dialogue with nature and the space surrounding me. The principle is the same that moved and moves the hand of the creators of primary art everywhere. Symbols, the respect for what is supernatural, the cult of our ancestors, the memories that must be carved into stone in order not to lose our heritage, the cryptic language that only those who love nature can understand, can all be found in the cloth masks, in the concrete fetishes, in the sound of hand­made instruments played on the river banks... And they should not get lost. Filippo Biagioli Contemporary Primary Art Artist

Die afrikanische Kunst und ihre Bedeutung in den zeitgenössischen rituellen Künsten

Die afrikanische Kunst und ihre Bedeutung in den zeitgenössischen rituellen Künsten Ich könnte von afrikanischer Kunst mit Angaben von Namen und Ethnien mehr oder weniger erforschter und bekannter Gebiete sprechen, weil es heute, dank Büchern, Zeugnissen, Videos und Bildern, Interessenten möglich scheint, jede auch nur kleinste Nuance zu verstehen. Das jeweils eintreffende Wunder ist dagegen zu entdecken, und ebenso, dass es vielleicht noch ein anderes kleines Zeichen oder Geheimnis gibt, das erwartet, entdeckt oder interpretiert werden will. Die einfache universelle Sprache, die mich gerade diese Gegenstände tribalistischer Kunst gelehrt haben, findet sich paradoxerweise in deren komplexen Formen. Nicht zufällig waren bedeutende Maler und Bildhauer in der Geschichte der modernen westlichen Kunst davon fasziniert. Matisse, Matta, Gauguin, Picasso, Brasque, Brancusi, Moore, Lam ließen sich davon inspirieren und haben Erneuerung und künstlerische Eingebung in jenen plastischen archetypischen und in ihrer atavistischen Geistlichkeit lebendigen Gestalten gefunden. Das ist aber nicht der Aspekt, den zu erwähnen mich interessiert, denn es ist ja unbestreitbar, wie tief diese Kunst in diejenige der großen Künstler eingedrungen ist, so dass einige von ihnen daran sogar Anstoß genommen haben, um ihren endgültigen Stil zu erreichen. Für mich ist interessant, wie wesentlich diese tribalistische Kunst für das Wachsen der Spiritualität ist, von wem heute rituelle Kunst außerhalb des afrikanischen Kontinents weiter macht und auch für diejenigen, die leidenschaftliche Sammler dieser Kunst sind. Masken, Skulpturen, Gebrauchsgegenstände können unmöglich keine Beziehung, keinen wenn auch nur unbewussten Dialog, mit solchen Menschen haben. Übrigens sind diese Gegenstände in ihrem Herkunftsland Ausdehnung des Territoriums, bedeutender Drehpunkt eines sozialen Lebens, das Grundlage derselben Gemeinschaft ist. Es sind gleichzeitig Kinder und Mütter derselben Kultur, die sie erleben. Wer eine atavistische, archetypische oder “spirit” Statue besitzt, wird davon fast sicher beeinflusst, vor allem in einer zeitgenössischen Epoche wie unsere, wo die intime und „romantische“ Seite zum Vorteil der „materiellen“ und materialistischen Seite vergessen wird, um die Sucht des Alltagslebens anzugehen. Unsere Kultur basiert auf Geschwindigkeit, auf Rationalisierung und Optimierung von Räumen und Zeiten. Und hier erscheint die innere Botschaft des Gegenstandes aus afrikanischer, ozeanischer oder aus irgendeiner anderen tribalistischen Zone, und sie wird sehr deutlich, strahlt eine Rückkehr aus zu den Ursprüngen, zum Menschen, seinem triebhaften und tierischen Teil, der Grundlage des Lebens ist. Echte ”Freiheit”, wenn wir einen besseren Ausdruck finden wollen. Ich spüre sehr den “magischen” Einfluss, den diese Arbeiten ausstrahlen, und den Faden, der die afrikanische Kunst mit der zeitgenössischen rituellen Kunst verbindet. Für manche Leute ist die rituelle Kunst eine Kunstart, die dazu dient, uns mit uns selber durch das “Ritual” zu verbinden; für andere Leute ist es wesentlich, dass es nur einen “Gegenstand” gibt, das uns zu jener onirischen Dimension vermitteln kann, die wir oft brauchen würden, um uns zu kontaktieren. Ich bin der Meinung, dass die zur materiellen Seite richtig ausgeglichene geistliche Seite, die Grundlage für ein heiteres Leben ist, und ich verfolge sie mühelos und schamlos innerhalb meiner Gesellschaft, so dass das “Ritual” mein Leben wird. Diese Darstellung können wir metaphorisch in den magischen Liebesritualen wieder finden, wo zwei kleine geweihte Statuen zusammen gebunden sind, um dem künftigen Bund der beiden Personen, aber auch dem Bund der beiden Teilen derselben Person (Geist und Körper), ohne die dieselbe Person nicht überleben könnte, Glück zu bringen. Persönlich möchte ich erwähnen, wie die afrikanischen “Fetische” mir die Freude an der “Form” des Ausdrucks übertragen haben; die “Tapa” der Fidschi­Inseln oder die Asafo ­ Fahnen haben mir die Idee des Zeichens geschenkt, um mir ein eigenes, fast kryptisches Alphabet zu schaffen, das einer Esoterik würdig ist, die der Hauptweg ist, unseren inneren Weg zu vertiefen. Die verborgene Schönheit dieser tribalistischen Kunstarten ist die Lehre, die uns zur Natur, zum Mutterland zurückführt. Es wäre absurd, wenn die westliche rituelle Kunst heute diese Art tribalistischer Kunst vollkommen nachbilden würde, da die kulturelle Wurzel und die des Gebietes, in der sie sich bewegt, ganz 6 anders ist als die afrikanische; aber ohne den wesentlichen Beitrag von ihr hätten wir heute nicht die zeitgenössische Ritualität. Mein Fetisch stammt zum Beispiel von diesen Lehren, er wird aber in einem künstlichen Gemisch zwischen mir und dem täglichen Dialog mit der Natur und der Umwelt geschaffen. Die Grundlage ist dieselbe, die die Hand der Schöpfer primärer Kunst an jedem Ort führt und führte. Die Symbole, der Respekt für das Übernatürliche, der Kult der Ahnen, die im Stein gemeißelten Erinnerungen, damit sie nicht vergessen werden, die kryptischen Botschaften, die nur von Naturliebhabern verstanden werden können, finden sich in den zeitgenössischen Stoffmasken, in den Fetischen aus Beton, im Klang der handgemachten Instrumente, die am Flussufer gespielt werden ..., und sie sollten nicht verloren gehen. filippo biagioli contemporary primary art artist

L'art africain et son importance dans les arts rituels contemporains

L'art africain et son importance dans les arts rituels contemporains Je pourrais parler d’art africain en citant des noms, des ethnies, des zones plus ou moins explorées ou connues, parce qu’aujourd’hui, grâce à des textes, des témoignages, des vidéos et des photos, celui qui s’intéresse au sujet semble capable d’en saisir la moindre infime nuance. Le miracle magique qui s’accomplit à chaque fois se situe, en revanche, dans l’art de repérer peut­être tout autre petit signe, petit mystère, qui n’attend qu’à être découvert ou interprété. Le langage simple et universel, que précisément ces objets d’art tribal m’ont enseigné, se retrouve paradoxalement dans leurs formes complexes. Ce n’est pas un hasard si, dans l’histoire de l’art moderne occidental, les peintres et sculpteurs très célèbres succombent à leur charme. Matisse, Matta, Gauguin, Picasso, Braque, Brancusi, Moore, Lam ont puisé de l’inspiration, de l’innovation et une sève artistique dans ces formes plastiques, archétypales, si vives dans leur ancestralité et spiritualité. Et pourtant, ce n’est pas cet aspect­là qu’il m’intéresse de mettre en lumière, tant la force de sa pénétration dans l’art de grands artistes est incontestable, jusqu’à même inspirer certains dans l’atteinte de leur style définitif. Ce qui m’intéresse c’est à quel point cet art tribal est essentiel à l’évolution spirituelle de celui qui aujourd’hui continue à faire de l’art rituel en dehors du continent africain tout en vivant sa vie quotidienne, ainsi qu’à celle de tous les collectionneurs passionnés de cet art. Il paraît inconcevable que ces masques, sculptures, objets d’usage, n’entretiennent pas un dialogue, un rapport, même inconscient, avec toutes ces personnes. D'ailleurs ces objets sont, sur leur terre d’origine, comme des extensions du territoire, ils sont le cœur même d’une vie sociale qui à son tour constitue le fondement de la communauté elle­même ; ils sont à la fois enfants et mères de la même culture qui les habite. Celui qui possède une statue ancestrale, archétypale, ou « esprit » en subit incontestablement l’influence, d’autant plus à l’époque qui est la nôtre, où la part intime et « romantique » est mise de côté au profit de celle plus matérielle et « matérialiste » pour faire front à la frénésie de la vie quotidienne d’aujourd’hui. Notre culture est fondée sur la rapidité et sur la rationalisation et l’optimisation de l’espace et du temps. Et c’est ici que le message intrinsèque de l’objet d’art africain, océanique ou de quelque autre zone tribale que ce soit, fait son apparition et devient extrêmement clair, proférant un retour aux origines, à l’homme, à sa part instinctive et animale, fondement même de la vie et du vivre. Bref, la « Liberté », la vraie, pour utiliser un terme plus vaste. Je suis très sensible à l’influence magique que dégagent ces objets et au lien qui lie l’art africain à l’art rituel contemporain. Si pour les uns, l’art rituel est un type d’art servant à se mettre en contact avec nous­mêmes à travers le « rite », pour d’autres il est essentiel que seul un « objet » soit capable de nous connecter à cette dimension onirique à l’intérieur de nous­mêmes et qu’il nous faudrait rejoindre plus souvent. Je suis d’avis que l’équilibre correct entre la part spirituelle et la part matérielle constitue la base d’une vie sereine : c’est en tout cas la voie que je poursuis au sein de ma société, sans le moindre effort ni la moindre honte, en rendant le rite à ma vie. Nous pouvons retrouver une métaphore de cette représentation dans les rites magiques de l’amour, lorsque deux statuettes dûment consacrées sont liées l’une à l’autre pour gratifier tant l’union future des deux individus, que l’union des deux parts de la même personne (corps et esprit), sans quoi la personne elle­même ne pourrait survivre. Personnellement, je voudrais rappeler comment les « fétiches » africains m’ont transmis le goût d’une « forme » d’expression, comme les tapas des îles Fiji ou les drapeaux Asafo m’ont donné l’idée du signe, aux fins de créer un alphabet tout à fait personnel, quasi cryptique, digne d’un ésotérisme, base d’approfondissement du chemin vers nous­mêmes. Nous devons la beauté cachée de ces arts tribaux à notre Terre mère, qui nous mène à la nature. Il serait absurde que l’art rituel occidental d’aujourd’hui copie entièrement ce type de manifestation artistique tribale, étant donné que les racines culturelles et territoriales sur lesquelles il se déplace sont bien différentes des racines africaines, sauf que sans la contribution essentielle de ces dernières nous n’aurions pas de ritualité aujourd’hui. Mon fétiche par exemple, bien que fruit de ces enseignements, a été créé dans une fusion artistique entre moi­même et le dialogue journalier avec la nature et l’espace qui m’entoure. Le principe qui anime et animait la main des créateurs d’art premier est le même partout dans le monde. Les symboles, le respect pour tout ce qui est surnaturel, le culte de nos ancêtres, les souvenirs sculptés dans la pierre pour en préserver la mémoire, les langages cryptiques que seul celui qui aime la nature peut comprendre se retrouvent dans les masques de tissus contemporains, dans les fétiches en ciment, dans les sons des instruments faits main et joués sur les rivages... Et ils ne devraient pas se perdre. filippo biagioli contemporary primary art artist

L'arte africana e la sua importanza nelle arti rituali contemporanee

L'arte africana e la sua importanza nelle arti rituali contemporanee Potrei parlare di arte africana citando nomi, etnie, zone più o meno esplorate e conosciute, perchè oggi grazie a testi, testimonianze, video e fotografie sembra possibile , a chi interessato a questo argomento, carpire ogni più piccola sfumatura. Il magico miracolo che si compie ogni volta è invece scoprire che forse c'è qualche altro piccolo segno, piccolo mistero, che aspetta di essere scoperto o interpretato. Il linguaggio semplice e universale, che proprio tali oggetti d'arte tribale mi hanno insegnato si ritrova paradossalmente nelle loro forme complesse.. Non a caso, nella storia dell'arte moderna occidentale, pittori e scultori importantissimi hanno subito tale fascino. Matisse, Matta, Gauguin, Picasso, Braque, Brancusi, Moore, Lam hanno tratto ispirazione, innovazione e linfa artistica da quelle forme plastiche, archetipiche, vive nella loro ancestralità e spiritualità. Ma non è questo l'aspetto che a me interessa portare alla luce, perchè è innegabile come essa sia entrata prepotentemente nell'arte di grandi artisti, tanto che alcuni di loro ne hanno tratto spunto per raggiungere addirittura il loro definitivo stile. Mi interessa come tale arte tribale sia risultata fondamentale per la crescita della spiritualità di chi oggi continua a fare arte rituale fuori dal continente africano vivendo la sua quotidianità e anche per coloro che sono appassionati collezionisti di tale arte. Maschere, sculture, oggetti di uso, non possono non avere un rapporto, un dialogo, anche se in maniera inconscia con tali persone. D'altronde questi oggetti sono nella loro terra d'origine estensioni del territorio, fulcro importante di una vita sociale che è fondamento della comunità stessa; sono, allo stesso tempo, figli e madri della stessa cultura che essi vivono. Colui che possiede una statua ancestrale, archetipica, o “spirit “ ne rimane quasi sicuramente influenzato, soprattutto in un epoca contemporanea come la nostra dove il lato intimo e “romantico” è messo da parte a vantaggio di quello materiale e "materialista" per far fronte alla frenesia della vita che ci accompagna ogni giorno. La nostra cultura si basa sulla velocità e sulla razionalizzazione e ottimizzazione di spazi e tempi. Ed è qui che il messaggio intrinseco dell'oggetto di arte africana, oceanica o di qualsiasi altra zona tribale, fa la sua comparsa e diventa chiarissimo, emana un ritorno alle origini, all'uomo, alla sua parte istintiva e animale, che è fondamento della vita e del vivere. Vera “Libertà” se proprio vogliamo trovare un termine di più ampio respiro. Percepisco molto l'influenza “magica” che questi manufatti emanano , ed il filo che lega l'arte africana all'arte rituale contemporanea. Per qualcuno l'arte rituale è un tipo di arte che serve per mettersi in contatto con noi stessi tramite il “rito”, per altri è fondamentale che ci sia solo un “oggetto” capace di farci da tramite verso quella dimensione onirica che spesso avremmo bisogno di contattare dentro di noi . Ritengo che il lato spirituale giustamente equilibrato al lato materiale sia la base per una vita serena e lo perseguo all'interno della mia società, senza fatica, senza vergogna, rendendo il rito la mia vita. Tale rappresentazione la possiamo ritrovare metaforicamente nei riti magici d'amore, dove due statuine opportunamente consacrate sono legate insieme a propiziare la futura unione dei due personaggi, ma anche l'unione delle due parti della stessa persona (spirito e corpo) senza le quali non potrebbe sopravvivere la persona stessa. Personalmente, vorrei ricordare quanto i “feticci” africani mi abbiano trasmesso il gusto della “forma” di espressione, le tapa delle isole Fiji o le bandiere Asafo mi abbiano regalato l'idea del segno, per creare un alfabeto tutto mio, quasi criptico, degno di un esoterismo che è strada principale da seguire, per approfondire il cammino dentro noi stessi. La bellezza celata di queste arti tribali è l'insegnamento, che ci riporta alla natura, alla Madre Terra. Sarebbe assurdo che l'arte rituale occidentale oggi, copiasse in toto tale tipo di manifestazione artistica tribale, perchè la radice culturale e del territorio in cui si muove è ben diversa da quella africana, ma senza l'essenziale contributo di essa non avremmo oggi la ritualità contemporanea. Il mio feticcio per esempio, è figlio di tali insegnamenti, però creato in un'amalgama artistica tra me e il dialogo giornaliero con la natura e lo spazio che mi circonda. La base è la stessa che muove e muoveva la mano dei creatori di arte primaria di ogni luogo. I simboli, il rispetto per ciò che è soprannaturale, il culto dei nostri antenati, i ricordi che vanno scolpiti nella pietra, perchè la memoria non venga perduta, i linguaggi criptici che solo chi ama la natura può comprendere, si ritrovano nelle contemporanee maschere di stoffa, nei feticci in cemento, nel suono degli strumenti costruiti a mano, suonati sulle rive del torrente... e non dovrebbero andare perduti. filippo biagioli contemporary primary art artist